ьмых". Это верно лишь в ряде случаев. На самом деле, как
показывает простой анализ, разница не в этом. В принципе, вся основа
ритм-энд-блюза и рок-н-ролла с самого начала была свинговой, триольной, то
есть абсолюто такой же, как в традиционном джазе. Но в 1959 году произошло
как-бы пресыщение свингом, причем одновременно и в джазе, и в поп-музыке.
Пионер джазового авангарда Орнетт Коулмен выпускает свою первую пластинку
"The Shape of Jazz to Come" с пьесами на "восемь-восьмых". А появившийся с
легкой руки Чабби Чеккера твист, а также шейк, вытесняют триольный
рок-н-ролл. Несколько позже такие джазмены, как Чарльз Ллойд, Хорэс Сильвер
и Эдди Хэррис также переходят на ритмическую основу "восемь восьмых". А в
сфере рок-музыки, особенно в стилях блюз-рок или хард-рок, музыканты
продолжают использовать и по-своему совершенствовать свинговый драйв,
который, правда, реализуется здесь несколько иным способом, чем в джазе. Так
что, на мой взгляд, джаз и рок разделяет не столько триольная ритмическая
концепция, сколько сама манера исполнения, моменты стиля, прежде всего, на
ударных и неразрывно связанных с ними инструментах ритм-группы.
В джазе, начиная с 40-х годов - со времени появления так называемых
"combo" (т. е. малых составов с комбинированным набором инструментов),
образовалось понятие "ритм-секция" (Rhythm-section). Как правило, это
означает совокупность исполнителей на таких инструментах, как ударные,
контрабас и фортепиано. На основе ритм-секции составляются квартеты,
квинтеты и секстеты, путем добавлением чаще всего духовых инструментов.
Функции трех участников ритм-секции были четко разделены, создавая вместе
ритмико-гармоническую фактуру, служившую опорой для изложения темы и
исполнения импровизаций. В оркестровых "тутти", когда все играют вместе,
аккомпанемент ритм-группы обычно фиксированный, записанный на ноты или
выученный. Но когда начинает играть солист-импровизатор, то здесь
ритм-группе дается полная свобода и допускается взаимодействие между ее
членами. Таким образом, аккомпанемент меняется в зависимости от того, что и
как играет импровизатор.
Что же представляет собой игра барабанщика в джазовом комбо, не важно,
в каком стиле, будь то современный свинг, би-боп или хард-боп? Ритмический
пульс достигается ударами палочки правой рукой по тарелке восьмыми (или
четвертями). Кроме того, используется звук закрывающегося хайхэта
(hi-hat)<<13>> на второй и четвертой долях. Удары левой рукой по
малому барабану и правой ногой по "бочке" (прошу извинить за жаргонное
обозначение большого барабана, принятое в среде джазменов и рок-музыкантов)
носят более или менее свободный характер. Таким образом, барабанщик
использует удары по малому и большому барабанам не монотонно, а лишь там,
где надо подчеркнуть фразу солиста, обострит ритм исполнением неожиданных
синкоп. Кстати, в старом довоенном свинге бочкой играли ровно, ударяя на
каждую четверть, держа ритм. В послевоенном модерн-джазе от этого
отказались, но монотонность ритма и игра бочкой на каждую четверть вернулась
уже в 70-х, в музыке "диско". Кроме бочки, малого барабана, хайхэта и
тарелок в ударной установке есть еще барабаны под названием "томы". Они
крепятся, главным образом, на подставке, высоко над бочкой и используются
для исполнения "сбивок" или "брэйков" (break), то есть специальных рисунков,
обычно завершающих какой-либо музыкальный отрезок, подчеркивающих крупные
элементы формы. Аккомпанирующая партия джазового баса, исполняемая на
акустическом контрабасе, выполняет ритмико-мелодическую функцию,
представляет собой регулярный ритмический рисунок, который строится по
принципу "опевания" нижних нот проходящих аккордов. Так называемый "гуляющий
бас"( Walkin' bass) - это мелодия, но состоящая в основном из ровных
нот-четвертей, которые должны абсолютно сливаться ритмически с игрой
барабанщика, иначе такое сочетание ритм-группой не назовешь.
Совершенно иной принцип тандема ударных и бас-гитары в традиционной
рок-группе. Техника игры рок-барабанщика в корне отличается от джазовой по
многим параметрам. Необходимость создания ровного, монотонного драйва,
продиктованная танцевальностью самого ритм-эн-блюза, привела к изменению
роли бочки и малого барабана, к изменению самого звука ударных инструментов.
Стали иными звукоизвлечение, настройка и озвучивание барабанов. Схема
простейшей партии ударных отражает главный принцип: бочка акцентирует
сильные доли, малый барабан - слабые. Ровные восьмые ноты исполняются на
хайхэте или тарелках. При этом звук из хайхэта извлекается ударом палочки в
правой руке, а не только при помощи закрывания его тарелок. Мастерство игры
рок-барабанщиков развивалось на основе этой схемы, в сторону ее усложнения,
за счет более изощренного использования бочки при подчеркивании синкоп. Игра
рок-музыкантов на бас-гитаре также отличается от игры на контрабасе в
джазовом комбо. Излюбленным приемом, сложившемся в блюз-роке или хард-роке,
является дублирование ритмического рисунка бочки, что создает усиленный
низкочастотный фундамент звучания всей оркестровки. Такие группы, как "Deeр
Рurрle", "Led Zeррelin", "Black Sabbath" или "Grand Funk Rail Road" ввели в
обиход особые приемы, по которым их сразу можно узнать. Наиболее яркий из
них состоит в том, что бас-гитара играет не аккомпанемент, а мелодическую
партию. С нею вместе ту же мелодию играют в унисон и гитары, в низком
регистре. Контрапунктом к этой мелодии является вокальная партия, то есть
сама песня. Это полифонический принцип, где никто не берет аккордов, так что
вертикальная<<14>> гармония отсутствует. Более того, нижняя,
басовая тема нередко бывает гораздо ярче, чем верхняя, вокальная. Она и
создает образ песни. Как пример здесь можно вспомнить песню "Black Dog"
группы "Led Zeррelin".
Говоря о принципиальной разнице в технике игры джазовых и
рок-барабанщиков, надо обратить внимание на принцип разложения ритмического
рисунка на различные инструменты. Джазовая техника исполнения коротких
"сбивок", брейков или длинных соло сводится, главным образом, к игре руками
по малому и том-барабанам, по тарелкам и хайхэту. Удары по бочке чаще всего
лишь завершают рисунки, сыгранные руками. Один из пионеров современной игры
на барабанах в джазе - Кенни Кларк - еще в 40-е годы получил прозвище "клук
моп" из-за того, что, показывая ученикам свою, революционную по тем
временам, систему игры брейков, он называл словом "клук" короткий пассаж
палочками по барабанам, а завершающий удар бочкой - "моп".
Рок-барабанщики применяют иную технику, где вместо двух рук для
исполнения того же рисунка используются рука и нога, т. е. малый барабан и
бочка. Освободившаяся правая рука ведет независимую, более ровную партию по
тарелке или хайхэту, лишь иногда принимая участие в более сложных
ритмических комбинациях из трех составляющих. Образно говоря, барабанщик при
такой технике играет как бы тремя руками. Позднее наиболее виртуозные
рок-исполнители стали использовать две бочки, чтобы играть одновременно
двумя ногами и двумя руками, что внесло еще большее разнообразие в технику
игры на ударных инструментах.
*.*
Касаясь гармонических особенностей рок-музыки, мы сталкиваемся с
огромным разнообразием подходов не только в различных ее направлениях, но и
у различных рок-групп. Когда я в начале 70-х годов, будучи уже довольно
опытным музыкантом, изучившим различные гармонические концепции,
применявшиеся в джазе, начал внимательно и не предвзято слушать все, что
накопилось к тому времени в рок-музыке, меня прежде всего поразила свежесть
и нестандартность гармонического мышления рок-композиторов. Совершенно
нелогичные для джазмена переходы из одного аккорда в другой поразили меня
своей новизной, а главное - красотой и простотой. Ведь к тому времени джаз
настолько усложнился гармонически, что стал похож на "игру в бисер" для
узкого круга посвященных. Даже несложная в гармоническом отношении музыка
"Deep Purple" или "Led Zeppelin" показалась откровением при ближайшем
рассмотрении. Ну, а когда я услышал "Tarkus" Эмерсона, "Pink Floyd", "Jethro
Tull" или "Procol Harum", то осознал, что появилась иная гармоническая
культура.
При всем многообразии подходов к гармонии как в джазе, так и в
рок-музыке, можно выделить один принцип, по которому можно разделить эти два
явления. Известно, что на гармонический строй джаза заметно повлияла
американская песенная культура, идущая от бродвейских мюзиклов,
кинопродукции Голливуда, издательской индустрии "Tin Рan Alley". Песни таких
выдающихся композиторов, как Джордж Гершвин, Ирвинг Берлин, Джером Керн,
Ричард Роджерс, Хоги Кармайкл и др., служили не одному поколению джазовых
исполнителей материалом для инструментальных обработок, постепенно став тем,
что называют словом "стандарт". Джазовый стандарт характерен богатством
гармоний, большим количеством модуляций, то есть уходов из основной
тональности, и, конечно, возвратом обратно в тонику. В джазе чаще всего
приход к основной тональности происходит путем смены аккордов на кварту
вверх, то есть - из доминанты - в тонику. В рок-музыке - наоборот. Начиная с
простых гармоний ритм-энд-блюза, кантри и рок-н-ролла, продолжая в рамках
фолк-рока, арт- и классик-рока, установился другой вектор смены аккордов.
Рок-музыка, с самого начала противопоставившая себя традициям мюзикла и
коммерческого джаза, впитала в себя гармонические идеи европейской
средневековой музыки, идущей от творчества бардов и менестрелей, идей
классического наследия, а также современного городского и сельского
фольклора. А для этих видов музыки более характерно совсем другое правило
разрешения аккордов, движения по квартам вниз, когда в тонику мы приходим не
через доминанту, а через субдоминанту. Как, например, в припеве песни
"Beatles" - "With a Little Help From My Friends". Мы видим движение из
седьмой пониженной ступени в четвертую (субдоминанту), а из субдоминанты в
тонику, по квартам вниз.
Уже во второй половине 60-х годов у некоторых рок-групп выявилась
гармоническая тенденция, привнесенная из классики и почти не наблюдавшаяся в
джазе. Речь идет о применении так называемых обращений, когда аккорд берется
таким образом, что его нижней нотой оказывается не главная ступень - тоника,
а любая другая, второстепенная ступень - третья, пятая, седьмая. Такое
обращение аккорда заметно меняет весь стиль музыки, особенно, когда нижняя
нота усилена звучанием низкого инструмента, скажем, бас-гитары. При смене
аккордов, в таком случае, линия баса делается более плавной, без больших
скачков. Наиболее ярко этот подход к гармонии проявился в музыке таких групп
как "Queen", "Procol Harum", "Yes". Что касается джазовой традиции, то
контрабас здесь обычно фиксирует внизу первую ступень каждого проходящего
аккорда, откуда при смене аккордов происходят характерные скачки на такие
интервалы, как кварты, сексты и тритоны.
Традиционное джазовое обозначение аккордов в виде букв с
дополнительными значками ( например, D - это "ре-мажор", Dm - "ре-минор",
Dm7 - "ре-минор септаккорд") постепенно сменилось, благодаря новому подходу,
на другое изображение. Аккорды стали записывать в виде дробей. Например, D/A
стало обозначать "ре-мажор", но с условием, что нижней нотой у него будет
"ля". При этом числитель обозначает саму функцию, знаменатель - нижнюю,
басовую ноту аккорда.
*.*
Хотелось бы коснуться еще одного важного различия между джазом и
рок-музыкой, состоящего в подходе к гармонии с позиций импровизаторов.
Главный способ импровизации - обыгрывание сменяющихся аккордов - всегда
доминировал в джазе. Профессионализм джазового импровизатора оценивается по
тому, насколько изощренно и разнообразно он может сочинять мелодии или
играть пассажи, не выходя за рамки постоянно сменяющейся гармонии. Время от
времени мир узнавал о новых принципах построения гармонии в джазе. В 1959
году одновременно появились две новые системы гармонического мышления -
политональная "гармолодика"<<15>> Орнетта Коулмена и
ладово-модальный принцип Майлза Дэйвиса. В 60-е годы развился авангардный
"фри-джаз", отменивший всякие гармонические правила. На заре своего
существования ритм-энд-блюз, блюз-рок а затем и хард-рок базировались на тех
же, что и в джазе, блюзовых гармонических принципах импровизации. Так же
обыгрывались смены аккордов, только самих аккордов было немного, всего три -
тоника, доминанта и субдоминанта. В конце сороковых - начале пятидесятых
годов Чарли Паркер, Диззи Гиллеспи и Телониус Монк изобрели бибоп - новую
сложную систему построения и обыгрывания гармоний, совершенно иной язык в
джазе. Дальнейшая трансформация бибопа в хард-боп до предела усложнила лицо
современного джаза, сделав его скорее изощренной забавой для профессионалов,
чем музыкой для среднего слушателя. Характерно, что рок-культура, всегда
тяготевшая к популярности, не восприняла богатого наследия хард-бопа, не
встала на путь усложнения гармоний и правил их обыгрывания. Гармоническое
богатство, накопленное в традиционном джазе, так и не перешло в рок-музыку.
Вместе с этим не привилось рок-исполнителям и искусство обыгрывания сложных
гармоний. Как это ни парадоксально, рок охотнее воспринял идеи
ладово-модального и авангардного джаза, игнорируя более ранние гармонические
традиции. Период начала формирования прогрессив-рока, 1966 - 1967 годы,
совпал с расцветом идей Джона Колтрэйна, с развитием авангардного фри-джаза,
с появлением ряда новых, ориентированных на молодежь джазовых составов,
таких как ансамбль Майлза Дэйвиса, Квинтет Джона Хэнди, Квартет Чарлза
Ллойда. Полная свобода от ритма и гармонии во фри-джазе, простота и
задушевность ладовой музыки привлекли рок-музыкантов гораздо больше, чем
би-боп, скованный строгими канонами и ставший к тому времени скорее школой
игры, чем искусством. Поэтому можно отметить влияние на рок скорее Дэйвиса и
Колтрэйна, чем Паркера или Монка.
Творчество выдающегося гитариста Джона Маклафлина-Махавишну, одного из
наиболее ярких представителей стиля джаз-рок и фьюжн, может служить ярким
примером. Живя в Лондоне, он был одним из ранних представителей британского
ритм-энд-блюза, общаясь с компанией Алексиса Корнера и Сирилл Дэйвиса. В то
послевоенное время в Англии, как и в СССР, многие музыканты получали
информацию из-за океана через эфир, через передачи "Голоса Америки" - "Music
USA", которые вел известный на весь мир комментатор Уиллис Коновер. Джон
Маклафлин, под неодобрительные замечания своих родственников постоянно
"ловил" ночами эти передачи. И вот однажды он услышал музыку Джона
Колтрэйна. По собственному его признанию, он был настолько поражен игрой
Колтрэйна, что решил перевести его саксофоновые пассажи в гитарную технику,
удивившись, почему никто до него до этого не додумался. Проделав сложнйшую
аналитическую работу, Маклафлин приобрел свою, неповторимую манеру игры на
гитаре.
*.*
Прогрессив-рок, с его новыми творческими задачами, с его пренебрежением
к поп-бизнесу, внес значительные изменения в представления у рок-музыкантов
о форме произведений. До середины 60-х годов продолжительность звучания
песни была стандартной: 3-4 минуты. Это диктовалось размером сингла и
требованием радиовещания, т. е. факторами, лежащими в основе поп-музыки.
Конструкция была предельно простой: куплет, припев, короткий проигрыш,
куплет и кода. Но такие группы, как "Pink Floyd", "King Crimson", "Emerson,
Lake and Рalmer", "Yes" и многие другие, игнорируя эти требования и
руководствуясь лишь своими художественными замыслами, начали значительно
усложнять форму. Это было не просто удлинение композиций за счет развернутых
соло, как в случае с группой "Cream" или "Jefferson Airрlane", а именно
усложнение самой формы, связанное с переходом к многочастности, с
увеличением роли инструментальной музыки и импровизационных эпизодов.
Стремление к серьезной тематике требовало использования различных контрастов
и нюансов, смены темпов и характера ритма в рамках одной пьесы и много
другого, почерпнутого из сферы выразительных средств камерной или
симфонической музыки. Постепенно в некоторых рок-композициях появились
размеры на 3/4, 5/4, 7/4, ( песня "Money" группы "Pink Floyd" ), а также
переменные, постоянно меняющиеся по ходу пьесы, размеры. Нередко в образцах
рок-музыки того периода можно встретить части, исполняющиеся без ритм-группы
и вообще без ритма, в свободном темпе, rubato, а также с замедлением или
ускорением. Все это было невозможным в обычном ритм-энд-блюзе и бит-музыке,
все это кануло в вечность с наступлением эры диско.
Отношение к принципам построения формы произведений во многом
определяет судьбу жанра. На мой взгляд, консерватизм джазовых
традиционалистов в отношении формы, а можеть быть, определенный снобизм и
замкнутость, привели к устареванию джаза вообще, к превращению его в
искусство прошлого, в классику. К концу 60-х годов в традиционных
направлениях джаза, представленных малыми составами, комбо, преобладала
такая форма построения пьес: вступление, оркестровое изложение темы,
несколько квадратов импровизации одного солиста, затем несколько квадратов
другого и третьего, потом игра солистов по четыре такта с барабанщиком,
затем снова тема и кода. Иногда между соло вставлялись "прокладки" - восьми-
шестнадцати-тактовые оркестровые туттийные части. Форма композиций,
предложенная джазовыми авангардистами и подхваченная некоторыми
рок-музыкантами, прежде всего освободила солиста от обязательного соблюдения
в импровизации тех же гармоний, что и в теме. Получив возможность выйти из
клетки квадрата,<<16>> а иногда и за рамки лада, не будучи
скованными психологически, солисты стали совершенно иначе выражать себя.
Пьеса, начавшись с одной темы, могла, после соло, перейти на другую, просто
закончиться или сойти на-нет. Нередко тема отсутствовала вообще, а главным
материалом пьесы становилась фактура, музыкальная ткань, состоящая из
хитросплетений ритмической основы и ряда подголосков. Усложнение формы и
удлинение произведений популярных рок-групп привело к изменению их стратегии
и тактики в поп-бизнесе. Многие группы стали отказываться от записи синглов,
ориентируясь на создание долгоиграющего альбома, представляющего собой
единое произведение. На какое-то время, связанное с популярностью
прогрессив-рока, значительно увеличилось количество L. Р. в хит-парадах,
роль синглов несколько снизилась.
В середине 70-х годов, когда наблюдался определенный спад интереса к
концептуальной рок-музыке, новое поколение слушателей и покупателей
пластинок оказалось сориентированным уже на иные формы коммерческого
искусства, замешанные, в основном, на диско. Многие прогрессивные группы
отошли в тень, став "классиками", другие вынуждены были стилистически
трансформироваться, часть групп просто распалась. Традицию поиска сложных,
необычных форм продолжили тогда наиболее яркие представители стиля "фьюжн"
(Fusion).
Рок проявился в таком разнообразии стилей и форм, какое, пожалуй, не
наблюдалось ранее ни в одном из видов музыкальной культуры, включая и такое
широко распространенное явление, как джаз. Этому способствовали, с одной
стороны, свобода от академических условностей, с другой - открытость по
отношению ко всем традиционным и современным видам искусства. Как говорилось
еще во введении, рок подразделяется на направления весьма условно, так как
музыка многих групп уже сама по себе содержит признаки разных стилей. С
другой стороны, нередко та или иная рок-группа является единственным
представителем собственного стиля, единственного и неповторимого. Да и можно
ли повторить "Pink Floyd", "King Crimson", "Doors", "Genesis", "Jethro Tull"
или "Led Zeррelin"?
ГЛАВА VI. РОК: КОНТРКУЛЬТУРА?
Наиболее фанатичные приверженцы рок-музыки и ее ярые противники
сходятся в одном утверждении, что рок - это контр-культура, противопоставляя
рок-музыку всем другим жанрам. Чтобы внести ясность в этот вопрос, автору
будет необходимо показать, какой смысл вкладывается в понятие
"контр-культура", особенно применительно к рок-музыке. Для этого используем
известную схему в виде триады: "культура - масс-культура -
контр-культура." Три этих явления всегда существует вместе, они
взаимосвязаны в своем постоянном развитии, конфронтируя, но и подпитывая
друг друга, переходя из одного состояния в другое. По характеру этой триады,
по тому, в каких пропорциях по отношению друг к другу развиваются ее
составляющие, можно судить о духовном состоянии любого общества, будь оно
тоталитарным или демократическим. К музыкальной культуре мы обычно
относим так называемую содержательную, осмысленную музыку, требующую от
слушателя внутренних усилий и определенной подготовленности. С одной
стороны, это как бы сокровищница всего общепризнанного, прошедшего проверку
временем, независимо от жанра и эпохи, иначе говоря - традиция или классика.
С другой - это все, что создается в настоящий момент времени, но с позиций
продолжения традиционной культуры, ее сохранения и развития.
Контр-культура - это сфера активности тех, кто резко порывает с
культурой, пытаясь создать нечто новое путем отрицания старого. К
контр-культуре в принципе можно отнести так называемый "авангард" разных
времен. Особенно ярко контр-культура проявилась в русском авангарде начала
века, в идеологии футуристов, затем, в 20-е годы, в СССР, в задачах
Пролеткульта, уже совсем с других позиций. В музыке я выделил бы два типа
авангарда, два вида протеста: художественно-эстетический и
социально-политический. Первый связан с деятельностью тех новаторов,
которые, овладев знаниями и мастерством в сфере традиционной культуры, пошли
дальше, ломая установленные рамки и общепризнанные стандарты. Второй тип,
который иногда называют словом "соцарт", построен на отрицании не только
музыкальных идей и форм прошлого, но и самого принципа профессионализма, то
есть - умения сочинять и аранжировать, играть на инструменте, наличия
элементарных знаний и даже слуха (без всего этого прекрасно обходилась,
например, ранняя музыка панков). Культура и контр-культура тесно
взаимосвязаны. Любой авангард замешан на обломках того или иного
устоявшегося жанра, используя их как строительный материал, а иногда
представляет собой нарочито эклектическую смесь разных направлений (что
является признаком так называемого пост-модернизма). По прошествии
некоторого времени любое талантливое авангардное течение, имеющее свою
концепцию, становится частью современной культуры, а позже - традицией и
классикой. И напротив, бездарный, позерский и эпатирующий авангард, как
правило, просто забывается или, в лучшем случае, занимает соответствующее
курьезное место в общей истории культуры. Таким образом, можно утверждать о
превращении контр-культуры в культуру.
Третья часть триады - масс-культура, тоже неоднородна. Сюда,
прежде всего, относится прикладная, развлекательная музыка: танцевальная,
фоновая и рекламная, так называемая "легкая" ( Easy Listening ). Такая
музыка должна быть бессодержательной,<<17>> ее смысл и
содержание - в красивой и легкодоступной форме, а также в достижении главной
цели - украсить, облегчить жизнь, отвлечь слушателя от проблем. Кроме того,
частью масс-культуры постепенно становятся некоторые наиболее доступные и
ставшие широко известными образцы музыкальной культуры, типа полонеза
Огинского или 1-го Концерта Чайковского, выходцы из "серьезных" жанров,
относящиеся к так называемой популярной музыке. Они становятся настолько
привычными и знакомыми, что как бы утрачивают свою былую содержательность, и
могут служить фоном. Ну и, конечно, значительной частью музыкальной
масс-культуры является "поп-музыка", сокращенно "поп" - все, что попало в
сферу действия машины музыкального бизнеса, что находится на вершине
коммерческого успеха, фигурирует в хит-парадах, являясь источником больших
доходов. Масс-культура постоянно подпитывается из культуры и контр-культуры.
Так, диско - это энергетически обедненная и упрощенная музыка стиля соул и
фанк, а Easy Listening - выхолощенная смесь джаза и симфонической музыки. Но
нередко эстетика масс-культуры, новые формы, фактуры, ритмические идеи и
технические средства, постоянно зарождающиеся здесь, определенным образом
влияют на творчество некоторых серьезных композиторов и исполнителей,
побуждая их к созданию произведений нового типа. Как пример можно привести
пьесу "Таити-трот", написанную в 20-е годы молодым Дмитрием Шостаковичем на
тему популярной тогда песни "Tea for Two", позже, в хрущевские времена - его
же оперетту "Москва, Черемушки". Ранний поп-джаз повлиял на
Дебюсси,Стравинского, Мийо. Поп-рок идиомы побудили Эндрью-Ллойд Уэббера к
написанию ряда рок-опер, в первую очередь - "Jesus Christ Superstar".
Творчество отдельных личностей и рок-групп, развитие целых музыкальных
направлений связано нередко с прохождением их через разные части описываемой
нами триады. Так, например, группа "Beatles" начала с обычной прикладной
музыки "мерсибит". Затем, добившись огромного признания у одних и эпатируя
других, встала во главе музыкальной контр-культуры 60-х годов, и, наконец,
оказалась записанной в анналы музыки ХХ века, став классическим образцом в
рок-культуре. Концептуальные представители прогрессив-рока, такие, как "Рink
Floyd" или "King Сrimson", начинавшие в андеграунде, в контркультуре, прошли
период коммерческого успеха на уровне поп-бизнеса и остались навсегда
звездами арт-рока, теперь уже классического жанра, частью Культуры. На
основе сказанного выше можно утверждать, что рок нельзя просто и однозначно
сопоставлять с контр-культурой без ссылок на его разновидность и период
развития. Но здесь необходимо оговориться, что, если подразумевать под
контр-культурой нечто иное, то есть протест, то рок подходит под это
определение. Ведь именно уход от протеста в коммерцию и превращал
рок-музыкантов в обычных "попсовиков".
*.*
Необходимо уяснить также, какое место в обрисованной выше триаде
занимают такие понятия, как "субкультура" и "андеграунд". В принципе, первое
является более общим по отношению ко второму. К субкультуре относится все,
что по тем или иным причинам скрыто от общественного сознания, находится под
( sub ) его поверхностью. Сюда попадает и андеграунд, как подавляемая
государством часть контр-культуры или нежелательной культуры. В советские
времена в сфере нашей субкультуры находились не только джаз и рок, здесь
была духовная музыка, вся классическая музыка, связанная с религиозными
сюжетами ( например "Страсти по Матфею" И.С.Баха). Помимо этого, в
субкультуру могут попасть и явления элитарного, изысканного искусства, никем
не запрещаемого, но пока не понятого обществом и не имеющего никакого
спроса. Представители элитарной субкультуры (а я назвал бы ее скорее
"надкультурой"), как правило, не особо стремятся к популярности и
самореализации, сознавая, что это дело времени.
Рок в процессе своего становления, довольно тесно взаимодействуя со
многими видами музыкальной культуры, явился неким связующим звеном,
объединившем, как в плавильном котле, неожиданные компоненты, разделенные до
поры пространством, временем и человеческим снобизмом. Рассмотрим подробнее
эти взаимосвязи. Рок-музыка многое позаимствовала из джаза и дала джазу.
Огромное влияние на рок оказала классическая, и также современная камерная и
симфоническая музыка. Рок моментально впитал в себя элементы фольклора:
латиноамериканского, индийского, арабского, народов Европы. Рок-музыканты
активно откликнулись на все нововведения и изобретения, которые появлялись в
сфере электронной. а позднее и компьютерной музыки. Рассмотрим некоторые
взаимосвязи подробнее.
Джазовая культура оказала на рок заметное воздействие. Наиболее
глубинное и серьезное - по части импровизации. Нельзя сказать, что рок стал
импровизационным искусством, поскольку инструментализм здесь все-таки
потеснен вокалом. Тем не менее, в период 1966 - 1975 годов, особенно в
рамках прогрессив-рока, выделился целый ряд талантливых
виртуозов-импровизаторов, поднявших престиж рок-музыки в глазах
профессионального общественного мнения. Имена Эрика Клэптона, Джимми Пейджа,
Джеффа Бэка, Джими Хендрикса, Джека Брюса, Джинджера Бейкера, Дика
Хексталь-Смита, Карла Палмера, Карлоса Сантаны, Кита Эмерсона или Рика
Уэйкмэна вполне сопоставимы с именами известных солистов джаза. Несомненно,
деятельность этих исполнителей сказалась на подъеме общего профессионального
уровня в среде рок-музыкантов, а также на повышении престижа рок-музыки в
глазах общественного мнения. Можно говорить и о более поверхностном
заимствовании идей джаза в рок-музыке. Стилизация под джаз просматривается
уже в некоторых ретро-композициях "Beatles" ( например - "Penny Lane", "When
I'm 64", "Got to Get You into My Live" ), напоминающих рэгтайм, чарлстон,
диксиленд и даже свинг. Наступило время, когда некоторые рок-группы стали
добавлять духовые инструменты, соответственно меняя оркестровку и общее
звучание. Одним из первых это сделал Джонни Мэйолл в "Bluesbreakers" в 1966
году. Затем на короткое время возник "Colosseum" с ушедшим туда Диком
Хексталь-Смитом, Джоном Хайзменом и Тони Ривсом. Звучание духовых
инструментов придало особый колорит и таким группам, как "King Crimson",
"Keef Hartley Band", "Air Force", "Soft Machine".
В США в 1967 - 1968 годах появились два ансамбля, принесшие с собой
новый термин - "джаз-рок". Это были "Blood, Sweаt and Tears", и "Chicago".
Первый состоял, скорее, из молодых джазменов, принявших ритмику, песенную
традицию и общую эстетику рок-культуры. Второй был больше похож на
рок-группу, добавившую секцию из трех духовых инструментов - трубы,
саксофона и тромбона. Необходимо заметить, что термин "джаз-рок", согласно
английской грамматике (где первое слово является определением второго), надо
понимать как "джазовый рок". В этом смысле, он ближе группе "Chicago". А
"Blood, Swet and Tears" было правильнее отнести с стилю "рок-джаз". Тем не
менее, очень родственная музыка этих двух ансамблей, породила новую, широко
распространившуюся традицию аранжировки, когда при небольшом количестве
духовых (три - четыре инструмента) в сочетании с клавишными и гитарами, за
счет широкого расположения аккордов, удается создать впечатление звучащего
биг-бэнда. "Chicago" и "Blood, Sweаt and Tears" завоевали джаз-року огромную
молодежную аудиторию. Песни этих ансамблей долго держались в хит-парадах.
Но сама идея синтеза джаза, рок-музыки и других жанров нашла более
глубокое и полное развитие уже в 70-е годы в стиле под названием "Fusion",
что означает "сплав". Главными представителями этого направления стали
джазовые музыканты, усмотревшие в таком синтезе новые творческие
возможности, а также пути выхода из явного кризиса жанра, как творческого,
так и коммерческого. Процесс слияния проходил совсем не просто. Молодыми
музыкантами джаз воспринимался как искусство традиционное, сложное для
освоения, коммерчески невыгодное. Кроме того, он олицетворял вкусы старшего
поколения и не вписывался, таким образом, в рамки молодежной культуры и
моды. Все это отрицательно влияло на процесс пополнения джазовой среды
молодежью. С другой стороны, к концу 60-х годов в мире джазменов выработался
по отношению к рок- и поп-музыке определенный снобизм, пренебрежение, а
иногда и чувство антагонизма. Причиной послужило во многом то, что джаз
начал терять популярность на фоне расширяющейся экспансии рок-культуры.
Джазмены лишались работы, вытесняемые из клубов, дансингов, с коммерческих
концертных площадок, из эфира, из кинематографа. Активность традиционного
джаза переместилась в область значительно сузившейся филармонической
концертной деятельности, фестивалей и оставшихся джаз-клубов. Авангардный
джаз обосновался в элитарных клубах, а в США еще и в "лофтах". Когда в 70-е
годы в крупных промышленных городах Соединенных Штатов по решению
муниципалитетов стали закрываться старые фабрики и заводы, находившиеся в
центральных кварталах, то здания их были распроданы художникам, музыкантам,
артистам под мастерские, студии, клубы при условии, что владельцы приведут
их в порядок как внутри, так и снаружи. Отдельное помещение внутри такой
фабрики, например - бывший цех, отделанный под небольшой концертный зал,
мастерскую или студию, получило название "лофт". Появилось даже понятие
"лофт-мьюзик", отражающее особый вид экспериментального, свободного джаза,
противостоящего массовой культуре. В тот период появилась серия пластинок,
на которых издавалась музыка, записанная в лофтах и спродюсированная
человеком по имени Сэм Риверс. Позднее эпоха культуры лофтов сошла на-нет по
простой причине - лофты были скуплены предпринимателями для офисов или
складов.
Среди джазменов все же нашлись и такие, кто увидел возможность
омоложения джаза, возрождения популярности его у молодежи за счет принятия
эстетики, ритмики и технологии рок-музыки. Несмотря на нападки со стороны
коллег, джазовых критиков и своих бывших поклонников, целый ряд деятелей
джаза сделал попытку найти тесный контакт со сферой рок-музыки. Одним из
первых был выдающийся негритянский трубач Майлз Дэйвис. К 1967 году он
считался уже "классиком" американского джаза. Пройдя школу би-бопа с самим
Чарли Паркером, участвуя в формировании стиля "кул" (Cool) на грани 40-х и
50-х годов, он создал в конце 50-х свою разновидность модального джаза и
перешел к политональной модификации стиля "hard-boр". В период расцвета
калифорнийского рок-андеграунда и психоделического эсид-рока Дэйвис сделал
решительный шаг в сторону новой музыкальной культуры. Он полностью изменил
свой внешний вид и характер исполняемой музыки. Дэйвис начал выступать со
своей новой программой на рок-концертах в Сан-Франциско, на сцене "Fillmore
West" перед молодежной аудиторией, постепенно завоевывая у нее популярность.
Чтобы вписаться в новую ситуацию, первое время его ансамбль даже выполнял на
концертах роль "разогревающей группы" (Supporting Group), играя перед
модными тогда рок-группами. Пользуясь непререкаемым авторитетом, Майлз
Дэйвис собрал вокруг себя талантливых, широко мыслящих джазменов, которые,
пройдя его школу, стали впоследствие не только лидерами собственных
ансамблей, но и создателями отдельных стилистических ответвлений жанра
"фьюжн".
Круг музыкантов, начавших работу на стыке разных направлений, и, прежде
всего, джаза и рок-музыки, оказался не таким уж обширным. Но зато результаты
их деятельности и сейчас весьма заметны в общей картине современной
музыкальной культуры. Их имена широко известны. В первую очередь это
пианисты: Джо Завинул, Чик Кориа, Хэрби Хэнкок и Кит Джеррет; гитаристы:
Джон Маклафлин, Ларри Кориэл и Карлос Сантана; скрипачи: Джерри Гудмен и
Жан-Люк Понти; басисты: Стенли Кларк, Дэйв Холланд, Маркус Миллер и Жако
Пасториус; барабанщики: Билли Кобэм, Мишель Уолден, Джек Де-Джонет и Стив
Гэдд; саксофонисты: Уэйн Шортер, Майкл Брейкер и Дэйвид Сэнборн. Высочайшее
мастерство этих музыкантов, способность впитывать и переосмысливать все
новое позволили им заметно повлиять как на рок-исполнителей, так и на новое
поколение джазменов. Характерно, что перечисленные имена можно встретить как
в джазовых, так и в рок-энциклопедиях.
Что касается симфонической и камерной музыки, то их взаимосвязь с
рок-культурой очевидна и дала интересные результаты. Первые примеры
использования симфонизма в оркестровках или перехода к камерному звучанию мы
видим у "Beatles" (достаточно вспомнить их песню "She's Leaving Нome"). В
этой связи нельзя не упомянуть имя продюсера Джорджа Мартина, инициатора
идеи обогащения оркестровок "Beatles" и многих других групп, чьи пластинки
он выпускал. Одним из типичных примеров, говорящих о явном намерении
рок-музыкантов идти на контакт с традиционной культурой, был концерт,
состоявшийся в сентябре 1969 года в лондонском Ройял Альберт-холле. Здесь
прозвучало трехчастное произведение для рок-группы с симфоническим
оркестром, которое исполнили Королевский филармонический оркестр и недавно
образовавшаяся хард-рок-группа "Deeр Рurрle". Музыка была написана лидером
группы Джоном Лордом, слова для средней части сочинил вокалист ансамбля Ян
Гиллан. Даже чопорные английские критики положительно оценили тогда этот
неожиданный симбиоз. Концерт и вышедшая позднее пластинка с его записью не
только укрепили престиж группы "Deeр Рurрle", но и показали пример
открытости, контактности рок-музыкантов по отношению к традициям. Давали
концерты с Лондонским симфоническим оркестром и другие рок-группы, в
частности, "Procol Harum". Все направление "арт-рок", не говоря уже о таких
более частных его видах, как "классик-рок" или "барокко-рок", является
продуктом освоения рок-музыкантами классического наследия.
Наиболее простой и поверхностный подход к этому наблюдался в тех
случаях, когда рок-группы исполняли произведения известных композиторов,
лишь ритмизируя и несколько переоркестровывая их, например, дописывая
басовую партию соответственно проходящей гармонии, упрощая общую схему и,
конечно, смысл пьесы. Гораздо более интересным оказался метод переосмысления
классики рок-музыкантами, связанный со значительными изменениями в форме и
внутренней структуре произведения, с добавлением импровизационных частей.
Одним из самых ярких примеров глубокого подхода к творчеству выдающихся
композиторов являются работы группы "Emerson, Lake and Рalmer", исполнявшей
в своей интерпретации произведения Баха, Мусоргского, Бартока, Копленда. И
все-таки, наиболее заметно влияние классики на рок сказалось в использовании
принципов оркестровки, гармонических концепций, мелодических оборотов и
законов построения формы, почерпнутых из академической культуры при создании
собственных композиций. В этой связи нельзя не вспомнить творчество таких
групп, как "Рink Floyd", "Yes", "King Crimson", "Jethro Tull", "Рrocol
Harum", "Gentle Giant" и многих других. Европейский (особенно английский)
рок рассматриваемого нами периода характерен тем, что он отражает возросший
у молодежи интерес к истории культуры и, в частности, к европейскому
средневековью. Ориентация на американскую, во многом негроидную, культуру
сменилась освоением европейских корней, тягой к собственным традициям, к
фольклору. Убедительно демонстрируют эту тенденцию композиции
пианиста-органиста из группы "Yes" - Рика Уэйкмэна на темы из истории
средневековой Англии.
Процесс взаимодействия рок-музыки и классики, однако, не был
односторонним. Рок-культура сама постепенно стала воздействовать на
некоторые формы академической музыки. Так же, как в 20 - 30-е годы
композиторы-симфонисты начали использовать в своих произведениях элементы
джаза, в 70-е они заинтересовались рок-музыкой. Воздействие арт-рока на
профессионалов-симфонистов проявилось и гораздо позднее - в 90-е годы. Так,
в 1996 году в Англии вышел компакт-диск "Us and Them", на котором были
записаны пьесы группы "Pink Floyd", взятые с п