ый как "Blueyed Soul Brothers".
Но ярчайшим явлением в истории американской белой соул-музыки осталась
певица Дженис Джоплин. С детства поклоняясь черной звезде классического
блюза певице Бесси Смит, Дженис, казалось, проникла в самую суть
особенностей негритянского вокала. Обладая врожденным чувством блюза и
настоящим исполнительским талантом, Дженис Джоплин приобщила к пониманию
соул-музыки белую аудиторию своего поколения. Ее карьера была короткой - она
буквально "сгорела" от перенапряжения, уйдя из жизни в двадцатисемилетнем
возрасте, в 1970 году, под воздействием больших доз наркотиков. Среди
английских певцов к категории "блюайд соул" относится, прежде всего, Джо
Кокер, испытавший на себе в юности огромное влияние Чака Берри и Рэя Чарлза.
В начале 60-х годов, выступая в концертных турне вместо с "Rolling Stones",
Манфредом Мэнном и группой "Hollies", Кокер был ближе к белому блюз-року.
Затем, познакомившись с негритянской публикой во время выступлений на
американских военных базах во Франции, он стал больше ориентироваться на
черную аудиторию и организовал свой "Big Blues Band". После успешного
выступления в США на рок-фестивале в Вудстоке в 1969 году Кокер приобрел
широкую известность и у американского слушателя.
Чтобы охарактеризовать особенности соул-музыки, рассмотрим отдельные ее
компоненты. Ритмическая основа соул, особенно раннего периода, базируется,
главным образом, на ритм-энд-блюзе и порожденных им формах поп-музыки.
Гармонический строй большинства песен этого стиля несет на себе отпечаток
религиозной протестантской музыки США с ее простыми взаимоотношениями между
тоникой, доминантой и субдоминантой. Одной из главных отличительных черт
музыки соул является манера пения, причем как техническая, так и
эмоциональная сторона. В традиционном сельском блюзе, пронизанном горечью и
безнадежностью, выразительные средства вокала были подчинены основной идее -
жалобе и созданию соответствующего настроения. Совсем иным по энергетике
стал вокал в ритм-энд-блюзе, отразившем всю жесткость негритянского
существования в гетто больших городов и взявшего на себя функцию снятия
физического напряжения и недовольства наиболее непритязательной части
черного населения США. Типичным для ритм-энд-блюза стало пение на крике -
"Shout".<<19>> Соул, много взявший из госпел, приобрел несколько
иной эмоциональный оттенок - экстатичность, свойственную религиозным
обрядам, но наполненную новым содержанием (от секса до призыва к единству
нации). Изменилась и манера пения. Использование фальцета, переходящего в
визг, полуречитатива на крике, общее повышение тесситуры пения определяется
специальным термином "Scream".<<20>>
В соул-музыке нередко используется перешедший из традиции госпел
принцип "вопроса-ответа", реализуемый в форме подпевок, когда солисту
постоянно вторит небольшая вокальная группа. Сверхэмоциональная, даже
кажущаяся истерической манера пения соул-артистов берет свое начало от
пионера черного рок-н-ролла Литтл Ричарда, который оказал явное воздействие
на творчество Джеймса Брауна, Отиса Реддинга, Уилсона Пикетта, Ареты
Франклин и многих других. Однако, соул-певцы привнесли в современный вокал
тонкую нюансировку и нивелировку звука, целый ряд особых приемов витиеватого
пения, специфических "подтягов" и мелизмов. Ярким примером этого может
служить искусство выдающегося певца и композитора Стиви Уандера.
Начиная с 1967 года, в рамках музыки соул развивается самостоятельное
направление, получившее название "фанк" (funk). Разновидностью этого слова
является "фанки" - (funky), - переводимое как "фанковый" или "фанково". Сам
термин появился в музыкальной сфере еще в 50-х. Его взяли на вооружение
некоторые из джазменов, пытавшиеся отойти от сухости би-бопа, кул-джаза, от
нарождавшейся тенденции к интеллектуализации джазовой музыки. Ими двигало
желание возвратиться к народным корням, но не к старому сельскому блюзу, а к
эмоциональной и в то же время незамысловатой современной музыке негритянских
гетто больших городов. Пожалуй, первыми употребили этот термин барабанщик
Арт Блэки, бессменный руководитель ансамбля "Jazz Messengers", а также
пианист и композитор Хорэс Сильвер, очевидно и заложивший музыкальные основы
джазового фанка (еще в 1953 году он назвал одну из своих пьес "Oрus de
Funk"). Слово "фанк" - жаргонное, и у обитателей черных гетто имеет
несколько смыслов, чаще неприличного содержания, один из которых - это запах
человеческого тела в момент сексуального возбуждения. Называя таким образом
свою музыку, ее исполнители как бы специально подчеркивают принадлежность к
социальным низам и при этом - независимость от эстетики истэблишмента,
нежелание подстраиваться, казаться благороднее. В этом термине скрыты и
определенная ирония, и горечь, и намек на особую сексуальность данного вида
музыки. Начиная с 1967 года термин "фанк" занимает все более важное место в
жизни черных соул-музыкантов, символизируя некое новое отношение к ритмике,
аранжировке, самой энергетике исполнения. Следование течению отразилось в
названиях многих песен - "Funky Broadway", "Funky Streat", "Funky Walk" и т.
п. Фактором, отчасти обусловившим выделение фанка в среде соул, было влияние
белой калифорнийской психоделической рок-музыки, и, в частности, эсид-рока.
В 1966 году в Сан-Франциско возникла негритянская группа "Sly and the Family
Stone", руководимая Силвестром Стюартом, избравшим псевдоним Слай Стоун.
Стиль этой группы, названный "психоделический фанк", оказал заметное
воздействие как на белых любителей прогрессив-рока, так и на ряд
негритянских соул-групп, таких, например, как "Temрtations".
Этот новый вид соул-музыки как самостоятельное явление обозначился
особенно активно в 1971 году, когда в хит-парадах появилась масса песен и
даже дисков, в названии которых присутствовало само слово "фанк". Одним из
идеологов и пропагандистов фанка стал певец, композитор и продюсер Джордж
Клинтон, создавший в этом стиле несколько коллективов: "Рarliament",
"Funkadelic", "Funkenstain" и другие. Он пытался придать этой музыке более
общественный и социальный смысл. Клинтон рассматривал фанк как жизненную
философию, как эликсир жизни в ответ на все мировые проблемы. Обложки его
пластинок конца 70-х годов украшались изображением знака фанка - буквой "U"
(поднятый кулак с вытянутыми указательным пальцем и
мизинцем),<<21>> а также фанк-лозунг "One Nation United under
the Grove!".<<22>> Имя Джорджа Клинтона впоследствии связывали и
со стилем панк-фанк.
Но все-таки наиболее мощной и влиятельной фигурой в музыке фанк
остается Джеймс Браун, уже имевший к концу 60-х годов всемирную славу
соул-артиста. Следуя требованиям времени, он сделал свою музыку более
жесткой и ритмически острой. Все это происходило в тесной связи с убийством
Мартина Лютера Кинга, с изменением характера борьбы за равные права негров
США, с появлением движения "Black Рower" ("Черная сила") и активизацией
агрессивных организаций "Черные мусульмане" и "Черные пантеры". Пик
популярности Джеймса Брауна как фанк-артиста пришелся на середину 70-х
годов, когда вышли в свет такие его пластинки, как "Sex Machine Today" и
"Body Heat". Манера его пения и характер оркестровки заметно повлияли на
целое поколение фанк-музыкантов, что заметно в композициях таких групп, как
"Cool and The Gang", "Ohio Рlayers", "Crusaders"... Черные мастера новой
музыки ревностно относились к тому, что ей овладевали белые исполнители. Я
вспоминаю интервью, опубликованное в журнале "Down Beat", с двумя наиболее
ревностными и популярными тогда черными фанкменами - братьями Джонсон -
барабанщиком и бас-гитаристом. Они самоуверенно отвечали на все вопросы,
рассказывая о своей музыкальной идеологии, пока их не спросили о том, как
они относятся к группе "Average White Band". После этого они явно
занервничали и сказали, что не знают такого коллектива. Здесь они покривили
душой, так как вопрос застал их врасплох. Эта группа, состоящая из белых
молодых людей, была в то время достаточно известна, причем не только среди
белых слушателей, а и среди черных почитателей музыки фанк. Начав играть в
этом стиле, они стали посылать свои записи на некоторые черные радиостанции.
Диск-жокеи стали транслировать их музыку, а слушатели и не подозревали, что
ее играют белые. На станцию стали поступать заявки с просьбами повторить эти
записи, группа постепенно становилась популярной, но оставалась как бы
инкогнито в смысле цвета кожи. И вот, чтобы достичь определенности,
музыканты назвали свою группу "Average White Band", что переводится как
"Средний Белый Оркестр". Постепенно цвет кожи перестал служить признаком
жанра и здесь. Появилось немало смешанных групп в стиле фанки-фьюжн,
например, "Tower of Power". Музыка эта в дальнейшем перекинулась и за океан,
став популярной в Европе. В Англии возникли такие группы как "Linx" ,
"Shakatak", и "Level 42", в Исландии "Mezza Forte", в СССР "Арсенал", в
Польше "Extra Ball" , в Дании "Entrance", в Финляндии "Pirpaukke".
Влияние стиля фанк на джаз, рок- и поп-музыку широко распространилось
во второй половине 70-х и в 80-е годы. Начиная с середины 70-х я
прочувствовал это на себе, пройдя вместе со своим джаз-рок ансамблем
"Арсенал" весь путь от первого опыта группы "Chicago" до поздних образцов
стиля "фьюжн". На мой взгляд, переход от ранней музыки стиля "джаз-рок" к
тому, что стали постепенно называть словом "фьюжн", произошел тогда, когда
сменилась ритмико-фактурная основа. То-есть, когда в джаз-роке на смену
свойственной ему ритм-энд-блюзовой фактуре пришел фанк. Если музыка группы
"Chicago" была похожа на рок за счет того, как играла там ритм-секция и
гитара, то уже "Mahavishnu Orchestra", "Weather Report", "Return to Forever"
или записи Хэрби Хэнкока (начиная с диска "Head Hunters") - даже джаз-роком
не назовешь. По сути это уже джаз-фанк. Там рок-музыкой и не пахнет, хотя
незадачливые музыковеды продолжают называть это джаз-роком. Характерно и то,
что практически белый джаз-рок с увеличением доли фанка постепнно
"почернел", но до какой-то степени, так как фанк научились играть и многие
белые исполнители. При этом ощутилась явная тенденция ухода из джаз-рока
музыкантов, исповедывающих ритм-энд-блюз. Музыку стиля фьюжн стали развивать
далее главным образом джазмены, хорошо чувствующие фанк. Среди
профессионалов термин "джаз-рок" постепенно был заменен на "фьюжн", иногда
на "фанки-фьюжн", а названия групп этого направления, имена исполнителей и
названия пластинок чаще стали упоминаться не в рок-изданиях, а в джазовых
средствах информации.
Говоря о различиях между стилями соул и фанк, надо отметить, что они
лежат, скорее, в области инструментовки и исполнительства, нежели в
вокальной культуре. Если в ритм-энд-блюзе, в блюз-роке и соул-музыке обычно
акцентируются слабые доли такта (2-я и 4-я), то для фанка характерен ровный
драйв и даже перенос акцента на сильные доли. Тем самым ритмическая основа
стала как бы более монотонной, но и более изощренной - за счет выделения
мелких и острых синкоп. Важно отметить и то, что фанк, уйдя от триольной
основы ритм-энд-блюза, стал музыкой не на 8/8, а на 16/16, то есть с
синкопированием по отношению к восьмым длительностям. Характерно, что
развитие фанка не было связано с усложнением гармонических схем, как это
наблюдалось в некоторых направлениях джаза и рок-музыки.
Фанк-инструменталисты научились создавать сложные и не надоедающие фактуры,
подолгу не выходя за рамки одного аккорда. Такая фактура напоминает плетеную
ткань, составленную из разноцветных нитей, которые появляются в разных
местах музыкального полотна, создавая в сумме определенную картину. Барабан,
бас-гитара, клавишные и духовые инструменты занимают музыкальное
пространство так, чтобы по возможности не перекрывать друг друга. Достичь
такого эффекта можно, лишь используя короткие, острые фразы и постоянно
повторяющиеся рисунки, заранее продуманные аранжировщиком.
Именно в среде фанк-музыкантов зародилась особая техника игры на
бас-гитаре - "slaр",<<23>> когда (в отличие от обычного способа
игры - щипка за струну кончиками пальцев или медиатором) звук извлекается
ударом внутренней стороны большого пальца, стаккато. Привнесение техники
слэпа в оркестровую игру постепенно в корне изменило облик современной
музыки, повлияв, в первую очередь, на манеру игры ударных инструментов,
клавишных и электрогитары. Мода игры слэпом пришла и к нам. Как ни странно,
но без показа, на слух, оказалось очень сложно освоить этот прием. Я помню,
как бас-гитарист Анатолий Куликов, пришедший в "Арсенал" в 1978 году, первым
разгадал, как извлекается этот шлепающий звук. В каждом большом городе, куда
мы приезжали с концертами, нас приходило слушать много музыкантов.
Пораженные увиденной новой техникой игры, они буквально набрасывались на
Куликова после концертов, прося показать, как это делается. Так что первое
время в его гостиничных номерах с утра было полно посетителей. Насколько я
помню, Куликов не делал тайны из того, что знал.
Уже с 70- годов соул и фанк развивались в США вполне самостоятельно и
обособленно, будучи противопоставлены белой гитарной рок-музыке. Поэтому
гитара в этих жанрах используется чаще на заднем плане, как аккомпанирующий,
ритмический инструмент, а главенствующая роль в создании ритмо-гармонической
фактуры постепенно перешла к разного рода клавишным инструментам. Время
постепенно стирало границы между белой рок-музыкой и черным фанком. Новые
поколения молодежи начала 80-х годов, особенно в европейских странах, где
нет расовых проблем, начали принимать белый фанк за современный рок.
В конце 70-х всколыхнулась дополнительная волна интереса к фанку в
связи с появлением его новой разновидности под названием "панк-фанк" (Punk
funk). Как видно из самого термина, связано это было с возникновением
движения панков. В музыке к обычному фанку здесь добавились все атрибуты
панк-культуры - особая агрессивность нигилизма, внешние признаки, прически,
одежда, тематика песен, повышенная эксцентрика поведения на сцене. Появление
панк-фанка связано с именем Рика Джеймса в сфере более популярных форм. А в
сфере авангардного импровизационного джаза панк-фанк получил, как ни
странно, развитие в лице последователей одного из самых последовательных и
строгих авангардистов - Орнетта Коулмена. Такие черные
инструменталисты-виртуозы, как Блад Алмер и Рональд Шенон-Джексон взяли за
основу политональную гармолодическую теорию Коулмена и приложили ее на
практике к жесткой, "припанкованной" манере исполнения в стиле фанк.
Возникло очень интересное явление в музыке, сплав абсолютно разных в расовом
отношении контр-культур.
Начиная с 1980 года звуковой образ музыки фанк стал заметно меняться в
сторону перехода на чисто электронное звучание, с применением новых
электронно-синтезированных звуков, заменяющих такие инструменты, как ударные
и бас-гитара, с возрастающей ролью клавишных инструментов, секвенсоров,
саунд-модулей, саунд-процессоров и много другого. Этому способствовали
записи таких исполнителей, как Майкл Джексон, Принс, Марвин Гей, Чака Кан.
Одновременно именно эти популярные певцы сделали фанк видом поп-музыки,
придав ему более облегченные, доступные формы.
*.*
Фанк, в его наиболее ярких, истинных проявлениях, оказался музыкой,
требующей как от исполнителей, так и от слушателей огромного нервного
напряжения, большой отдачи энергии. Когда первая волна увлечения этим стилем
несколько спала, выяснилось, что очень немногие могут считать себя истинными
фанкменами. По времени это совпало с аналогичным спадом у значительной части
молодежи интереса к истинным формам рок-музыки: к арт-року, хард-року,
блюз-року, фолк-року, к психоделическим и другим ее проявлениям. Массовый
потребитель нового поколения хотел чего-нибудь попроще, а главное -
поспокойнее. И вот с середины 70- годов появилась музыка "диско", которую
породил не рок, а именно фанк, причем не как свое продолжение, а, скорее,
как свой антипод, имеющий лишь внешнее сходство с первоисточником. А сам
стиль фанки-фьюжн постепенно упрощался, становился все более коммерческим,
легковесным, технологичным. Здесь стало преобладать влияние калифорнийского
крыла, сосредоточившего музыкантов, занятых в сфере голливудского
музыкального бизнеса. В 90-е годы облегченный вид музыки "фьюжн" получил
название "кул-джаз" (Cool jazz). Таким образом, термин "кул" вторично
вернулся в широкий обиход, но с другим значением. Если под этим словом в
1949 году, с легкой руки Майлза Дэйвиса, выпустившего пластинку "Birth of
The Cool", понимался "прохладный" джаз, то в наше время "cool" стало на
слэнге обозначать - "модный", если не "крутой". А сам "кул-джаз" в лице
Дэйвида Сэнборна, Гровера Вашингтона, Кенни Джи, Ли Ритенура, Боба Джеймса и
многих других сделался одним из видов хотя и изысканной, но фоновой музыки.
Произошла очередная трансформация культуры в масс-культуру.
ГЛАВА VIII. АНТИ-РОК: ДИСКО И ПАНК
В середине 70- х годов рок-музыка переживает сложный период, связанный
с потерей интереса нового поколения молодежи к тому, что было создано в этой
сфере музыкальной культуры в предыдущей период, начиная с 1966 года.
Средства массовой информации - индикаторы общественных пристрастий - уделяли
все меньше внимания серьезными рок-группам. Протест фолк-рока, масштабность
и глубина арт-рока, новации техно-рока, напор хард-рока, социальная
заостренность музыки соул и фанк - все это постепенно отошло на задний план.
Можно предположить, что широкая масса слушателей была несколько утомлена
всей этой содержательностью и проблематикой и нуждалась в чем-то попроще,
либо наоборот - поскандальнее. Нельзя не обратить внимание на целый ряд
социальных факторов, влиявших на формирование музыкальных предпочтений в
середине 70-х годов. Во-первых, в Западном обществе установилось тогда
относительное внешнее благополучие. Закончилась война во Вьетнаме, спала
волна крупных политических убийств, несколько улучшилось положение негров в
США. Уотергейт не столько разочаровал американцев, сколько укрепил их веру в
силу демократии. Энергетический кризис 1973 - 1974 годов быстро миновал, а
развитие международного терроризма воспринималось как общее стихийное
бедствие. Так что поводов для протеста стало несколько меньше. Новая
формация тинэйджеров состояла из детей тех, кто частично относился к
послевоенному "потерянному поколению" и исповедовал рок-н-ролльную культуру.
Рок-н-ролл стал "музыкой отцов". Поколение хиппи, основных приверженцев
мерси-бита и прогрессив-рока, тоже повзрослело, а само движение сошло на
нет. В результате названия наиболее интересных, прогрессивных рок-групп
постепенно исчезли из хит-парадов. Зато концертная деятельность коммерческих
стадионных "звезд" в эти годы приобретает гигантские масштабы. Связанный с
использование больших спортивных сооружений, так называемый "стадионный рок"
(Stadium rock) приносит колоссальные прибыли как исполнителям, так и
продюсерам. В таких условиях процветает эстетика театрализованного глэм- и
глиттер-рока. Музыканты, относящиеся к этим направлениям, полностью теряют
связь с той средой, из которой они вышли. Успех и богатство изолируют их от
простой молодежи. Теперь это недоступные кумиры, развлекатели, приезжающие
на концерты в роскошных лимузинах под охраной полиции.
К началу 70-х годов уже никак нельзя считать рок-музыку, да и всю эту
разновидность культуры молодежной, хотя бы потому, что со дня появления в
обиходе слова "рок-н-ролл" прошло два десятилетия. Таким образом,
рок-культура расщепляется на два возрастных уровня. Это рок для взрослых -
"Эдалт ориентед рок" (Adlut oriented Rock), и рок для тинэйджеров. Кроме
этого, возникает целый пласт рок-музыки, расчитанной на детей, так
называемый "Баббл-гам-рок".<<24>> "Рок для взрослых" оказался в
определенной степени камнем преткновения в отношениях между разными
поколениями как музыкантов, так и слушателей. В само это понятие вкладывают
разные смыслы. С одной стороны, к нему относят серьезно настроенные группы
типа "Рink Floyd", "King Сrimson", а также высокопрофессиональные и
технически оснащенные - например, "Emerson, Lake and Рalmer", или коллективы
направления джаз-рок-фьюжн, типа "Weather Report" или "Mahavishnu
Orchestra". С другой, преуспевающие ансамбли, пожинающие плоды предыдущего
успеха, но потерявшие социальную остроту и творческую новизну, образца
позднего "Chicago" или те же "Rolling Stones".
И вот, в середине 70-х годов формируются два таких явления, как диско и
музыка панков, совершенно разных по своему социальному содержанию и даже
антагонистичных по отношению друг другу. Несмотря на явную несовместимость,
их сближает то, что оба появились по одной и той же причине - как антиподы
по отношению к рок-музыке. Поэтому эти виды можно было бы объединить под
общим термином: анти-рок.
Диско как особый музыкальный и социо-культурный феномен, начал свое
формирование где-то с 1974 года. Правда, нечто похожее на дискотеки,
существовало в Европе еще с пятидесятых годов. Во Франции, в частности, с ее
традициями времяпрепровождения в маленьких кафе, владельцы этих заведений
уже давно ввели практику использывания проигрывателей вместо живых
исполнителей. В США в начале 60-х, когда страну захватила волна увлечения
твистом, возникли танцевальные заведения, где заводились пластинки, то есть
диски. Тогда же возник новый тип профессионалов в поп-музыке - "диск-жокей"
( Disc jockey ), или сокращенно "ди-джей". Обычно это были привлекательные
внешне, ритмичные и развязные молодые люди, разбирающиеся в музыке, умеющие
держать свою аудиторию рассказами и комментариями во время проигрывания
дисков. Одной из функций первых дискотек была проверка на публике новых
записей. В дальнейшем такие места стали называться дискотеками ( discotheque
), или сокращенно - диско. Отсюда и произошло название самого вида этой
музыки, возникшей несколько позднее. Во второй половине 60-х, вместе с
появлением биг-бита и развитием рок-музыки, живое исполнение почти полностью
оккупировало все заведения, где раньше просто танцевали. Там образовывалось
нечто вроде рок-клубов, а после 1966 года, когда запретили ЛСД,
андеграунд-клубов. Таким образом, в этот период бывшие "диско" перешли в
руки рок-предпринимателей, а это означало, что там собиралась
преимущественно белая публика. В 70-е годы началось как бы возрождение
дискотек, но пока на расовой основе. Черная молодежь, аутсайдеры в
американском обществе, вынуждены были где-то собираться вместе и танцевать
под свою музыку. А в то время уже сформировалась поп-музыка черных - соул и
фанк. Поскольку наиболее типичные и яркие образцы этих жанров для танцев не
очень подходили, то естественным путем сформировалось упрощенное их подобие,
получившее название диско. Ведь звучала эта музыка не "живьем", а с дисков,
в дискотеках. Были тогда и другие аутсайдеры в обществе - гомосексуалисты. В
демократическом американском обществе их не преследовали и в правах не
ущемляли, но значительная часть населения внутренне относилась к этой
категории отрицательно. Это выражалось, хотя бы в том, что многие
профессиональные музыканты, вплоть до увольнения из профсоюза, наотрез
отказывались играть в так называемых "гей-клубах".<<25>> Это
обстоятельство и привело к использованию в таких заведениях дискотечной
формы работы. Но обычные синглы, да и долгоиграющие пластинки состояли из
довольно коротких песен, длиной в три-четыре минуты, что неудобно для
танцев. И вот, начиная с 1974 года владельцы дискотек стали заказывать
фирмам звукозаписи пластинки, которые удовлетворяли бы совокупности ряда
требований: звучали дольше, чем синглы, и имели более высокие технические
характеристики. В результате появился новый тип пластинок, так называемые
"двенадцатидюймовки", то есть диски размером с L.Р., но на сорок пять
оборотов, с одной или двумя пьесами на каждой стороне. Увеличенный размер
пластинки позволил расширить и углубить бороздки и повысить частотные
характеристики записи. Сперва такие пластинки были лишь достоянием дискотек,
а позднее стали продаваться обычным покупателям. Для "двенадцатидюймовок"
потребовалась и особая музыка, представляющая собой удлиненные варианты
модных хитов, доведенные с четырех до десяти или шестнадцати минут. При этом
нередко песня превращалась в инструментальную танцевальную пьесу или попурри
из ряда хитов, исполненных в одном темпе - 112 ударов в минуту, характерном
для диско. Постепенно дискотечноый вид отдыха становился все более
популярным, а интерес к рок-музыке спадал. Стал меняться и состав
посетителей дискотек. Если поначалу дискотеки были достоянием гей-клубов или
обслуживали низшие слои населения США, жителей негритянских и латинских
кварталов, то со временем стали возникать смешанные и белые дискотеки.
Постепенно дискотечный бизнес перекочевывает в более респектабельные районы
американских городов, число дискотек и их посетителей растет. В 1977 году в
США уже сотни радиостанций специализировались на трансляции диско-музыки.
Более двадцати тысяч дискотек функционировало в стране, причем большинство
из них было построено специально для этой цели. Так, например, дискотека
"Фэйзис" в Атланте, стоившая полтора миллиона долларов, пропустила через
себя за период лихорадки более тридцати шести миллионов посетителей. Истоки
диско лежат, как мы уже упоминали, в музыке соул и фанк, хотя здесь мы имеем
дело с полным вырождением сущности этих жанров. В первую очередь исчезли
какие-либо намеки на социальные, расовые и любые другие проблемы в текстах.
"Музыка души" превратилась в музыку тела, в чисто прикладное явление,
аналогичное красивым обоям или кафелю в ванной.
Лихорадку диско 1974 - 1979 годов, сравнимую разве что с увлечением
твистом начала 60-х и брейк-дансом в 80-х, нельзя объяснить только модой или
отнести лишь на счет активности поп-бизнеса. Согласно известной истине,
слушатель музыки вынужден отдавать столько же энергии, сколько ее вкладывает
исполнитель. Так вот музыка диско, несмотря на свою ритмичность, громкость и
кажущуюся энергичность, стала музыкой для психически более вялой части
аудитории, не способной по-настоящему отвечать на энергетический напор
хард-рока или фанка. Важно отметить, что роль гитары в диско была сведена к
нулю. На основе монотонного аккомпанемента с ровными ударами "бочки" на
каждую четверть, безо всяких синкоп и "сбивок", звучат струнные, духовые и
вокальные группы. Одним из важных факторов, способствовавших перерастанию
массовой танцевальной музыки в диско, было появление синтезаторов, поначалу
создавших в звучании диско особую ритмическую структуру, некую "булькающую"
среду, а затем и подменивших все натуральные инструменты, включая
ритм-секцию, то есть бас-гитару и барабаны.
В начале 70-х годов фирма "Motown" переживала определенный кризис,
связанный с внутренними противоречиями между Берри Горди и его компаньонами.
В результате фирму покинул целый ряд звезд, таких, как Глэдис Найт или Марта
Риверс. Ушли также и продюсеры - авторы песен Лэмонт Дозиер и братья Эдди и
Брайен Холланды ("Holland-Dozier-Rolland"). На фоне определенного ослабления
традиций соул появляются на поверхности новые фирмы, ориентированные на
процесс облегчения, адаптации фанка. Одной из таких фирм, подготовивших
аудиторию к диско, стала "Рhiladelрhia International". Используя традиции
оркестровок "под Мотаун", привлекая высококлассных аранжировщиков, создатели
фирмы Кенни Гэмбл и Леон Хафф сумели добиться своего звучания, получившего
название "Рhilly Sound". Типичным для таких фирм устремлением было
нивелирование, расширение рынка сбыта при помощи учета вкусов как белой, так
и цветной аудитории, как тинэйджеров, так и людей старших поколений. Яркими
представителями этой фирмы были: певец и продюсер Барри Уайт, группы "Blue
Notes", "Three Degrees", "Stylistics", "Love Unlimited". Начав свое
существование как феномен черной массовой культуры, диско постепенно
захватило и белую аудиторию, перекинулось в Европу, а главное - стало
музыкой для людей всех возрастов, а отнюдь не "молодежной музыкой", как это
иногда думают. Появился европейский вариант диско, так и названный
"Eurodisco", значительно повлиявший на дальнейшее развитие поп-культуры.
Зарождение этого направления связано с именем итальянского композитора и
продюсера Джорджио Мородера, обосновавшего свою фирму в ФРГ, в Мюнхене.
Американский исследователь музыки соул Арнольд Шоу так описывает один
из поворотных моментов в истории диско, сделавший карьеру Мородера. В 1975
году владелец фирмы "Casablanca Records" Нэйл Богарт собрал на своей
калифорнийской вилле компанию друзей и демонстрировал им новые демо-записи.
Среди прочих на этой вечеринке прозвучала четырехминутная пьеса, полученная
из Мюнхена от малоизвестного композитора-аранжировщика Мородера. Запись была
сделана молодой негритянкой из Бостона - Донной Саммер и представляла собой
набор вздохов, стонов, томных вскриков и прочих звуков откровенно
эротического содержания, имитирующих оргазм, под монотонный ритмический
аккомпанемент. Гости Богарта, пораженные записью, просили повторить ее
несколько раз. На следующее же утро Богарт позвонил Мородеру в Мюнхен и
попросил сделать значительно более удлиненный вариант. В результате
появилась 17-минутная пьеса, "Love to Love You, Baby", принесшая славу Донне
Саммер, богатство Джорджио Мородеру и заложившая основы евродиско.
Среди черных американских групп, сделавших свой вклад в музыку диско,
можно выделить, прежде всего, "Soul City Orchestra", выпустившую свой
известный диск "The Hustle" еще до Донны Саммер. Группа "Taste of Honey"
была названа лучшей в своем стиле на конкурсе Грэмми 1979 года. Нельзя не
выделить группу "Cool and the Gang", сохранившую по возможности признаки
фанка в диско-музыке, и "Trammрs", которая представляла собой образец диско
с большим включением латиноамериканской музыки - "латин-диско".
На первой волне нового увлечения сделали карьеру и ряд белых
американских групп, такие, как "K С" или "Sunshine Band". Многие признанные
авторитеты черного соул, фанка и джаза сделали крен в сторону диско: Джеймс
Браун, Уилсон Пикетт, Джонни Тэйлор записали пластинки в русле модного
направления. Несмотря на распространяемое белыми рок-фанатами утверждение,
что лихорадка диско - это негритянско-гомосексуальная зараза, немало
известных белых рок- и поп-исполнителей стали выпускать свои записи, в той
или иной степени имеющие отношение к музыке диско. Крен в сторону этого
новомодного течения сделала Барбара Стрейзанд, записавшись в 1979 году
вместе с Королевой Диско Донной Саммер. Не сочли для себя зазорным начать
работать в этом стиле Барри Манилов, Род Стюарт, Пол Маккартни со своей
группой"Wings", "Doobie Brothers" и даже "Rolling Stones". Появились и
пародии на диско. Первым откликнулся апологет сюрреального цинизма, мастер
розыгрыша Фрэнк Заппа, который, следуя стилистике своей группы "Mothers of
Invention", выпустил запись под названием "Dancin' Fool" ("Танцующий
дурак"). Приобщились к диско и джазовые музыканты, сделав немалый вклад в
усложнение его оркестровок. Среди известных имен здесь Эумире Деодато, Боб
Джеймс, Хэрби Хэнкок, Куинси Джонс.
Особое место в диско-культуре занимает группа "Village Рeoрle",
состоящая из четырех негров и двух белых, открыто декларирующих свою
причастность к гомосексуализму в текстах, одеждах, манере поведения. Она
была и осталась напоминанием о том, что диско всколыхнуло различные
эротические настроения, связанные с отклонением от нормы, дремавшие в недрах
среднего класса. "Village Рeoрle" была группой, одной из последних
снискавшая громкий успех на волне лихорадки диско.
Несмотря на свое американское происхождение, диско стало все более и
более влиятельным именно в европейском обличии. Диско-бизнес в Европе
перерос уровень чисто музыкального бизнеса, включившись как составная часть
в экономику ряда стран. Так, например, деятельность шведской группы "ABBA"
была тесно связана с фирмой "Volvo", а также с нефтяными компаниями. Дело
создания диско-продукции стало адекватным дизайну в его высшей стадии
развития - то есть социальному проектированию. Такие группы, как "ABBA",
"Boney M" или "Convention" являются типичным продуктом, полученного в
результате тщательного изучения и прогнозирования тенденций изменения спроса
на развлекательную музыку.
Особую роль в популяризации диско среди белой аудитории сыграл фильм
1977 года "Лихорадка в субботу вечером" (Saturday Night Fever). Музыку к
этому фильму написала группа австралийского происхождения "Bee Gees",
ставшая после этого надолго популярной как в США, так и во всем мире. Фильм
имел колоссальный успех, способствовал разжиганию диско-страстей и принес
известность его участникам, в первую очередь Джону Траволте, сыгравшему
главную роль. В картине хорошо просматривается, чем является дискотека в
бедном квартале Нью-Йорка для простых рабочих и служащих, приходящих туда по
субботам, чтобы поучаствовать в танцевальном марафоне и хоть на время забыть
о серости своего существования.
Постепенно популярность диско распространилась и на детей, когда стали
открываться дневные дискотеки для так называемого "поколения пепси" - для
детворы, катающейся на роликах. Но вот осенью 1979 года в США
почувствовались первые признаки спада эпидемии. Газета "Wall Street Journal"
в большой статье проделала анализ ситуации с дискотеками, радиостанциями и
фирмами грамзаписи, придя к выводу об ослаблении интереса к диско. Одной из
причин этого стало пресыщение однообразной, бессодержательной музыкой,
другой - резко отрицательная реакция на диско приверженцев рок-музыки, как
слушателей, так и музыкантов. Реакция проявлялась по-разному: от писем в
газеты до активных антидиско-демонстраций. Так, летом 1979 года в Чикаго,
бывший диск-жокей, потерявший работу на радиостанции в результате
переориентации ее на музыку диско, организовал массовую акцию протеста на
стадионе во время бейсбольного матча. Семь тысяч рок-фанатов выскочили на
поле стадиона в перерыве между таймами и уничтожили принесенные с собой
дископластинки. Второй тайм футбольного матча не состоялся.
Музыка диско сыграла странную роль в дальнейшей судьбе рок- и поп-
музыки. Прежде всего, она была как бы впитана практически всеми известными
направлениями, в результате чего появился ряд суррогатов, являющимися, по
сути дела, сильно разбавленными растворами своих оригиналов - диско-джаз,
диско-рок, диско-фанк, диско-классика, техно-диско и т.д. Такое слияние не
только разбавляло суть любого вида музыки, а чаще всего просто их опошляло,
делая музыкой для дураков. В то время это было видно сразу, но только
сейчас, спустя более двадцати лет со времени появления диско, стало явным
еще одно пагубное влияние этого изобретения. По моему мнению, диско стало
одной из главных причин того, что за отрезок времени длиной около пятнадцати
лет в области поп- и рок-музыки не возникло ни одного нового направления,
ничего такого, что можно было бы назвать своим термином и рассматривать как
нечто, имеющее свои отличительные особенности. Ведь процесс возникновения
новых и новых направлений, начиная с буги-вуги, ритм-энд-блюза, рок-н-ролла,
твиста, биг-бита, британского блюза, соул, фанки, многочисленных
рановидностей рок-музыки, рэггей, брейка, рэпа, музыки панков, техно, новой
волны, нью-эйджа и того же диско, шел непрерывно, выдавая следующий продукт
с периодичностью раз в пять лет, максимум. Но после 1982-83 годов
принципиально нового в современной молодежной музыке не наблюдается.
Появляются иногда новые слова, типа "эсид-джаз" или "рэйв", но это лишь
слова. Ничего нового в музыкальном смысле за ними не стоит. Может быть, в
недрах субкультуры давно созрело множество новых идей, но для воплощения им
необходимо прорваться на поверхность, пробив толстый слой
диско-масс-культуры. Современная культура, не только музыкальная, напоминает
мне старое озеро с заросшей, затянувшейся поверхностью, через которую
пробиться из-под воды на свежий воздух довольно трудно. Для этого
недостаточно иметь талант и высокопрофессиональный продукт, нужны еще
дополнительные возможности - большие деньги, связи, наглость. Тем более, что
все эти качества имеются у тех, кто контролирует непроницаемость этого
самого слоя, - у представителей машины поп-бизнеса, которая с течением
времени усовершенсвовалась и сбоев почти не дает. Вот и получился настоящий
"застойный период" в поп-музыке, как жизнь в СССР при Брежневе.
Диско вполне логично сравнить с гипнозом, которому добровольно
поддавались те, кто подсознательно искал ухода от проблем, стремясь к
иллюзии красивой и модной жизни. Гипноз не такая уж загадочная штука, как
думают многие. Одно дело, когда настоящий гипнотезер-экстрасенс усыпляет
людей внушением на расстоянии, молча, за счет своей воли. Другое - когда
ученые-психологи, исследуя механизмы высшей нервной деятельности у животных
и людей, усыпляют их в лаборатории простым механическим способом, ничего не
внушая. Да и что можно внушить курице или кролику. Им просто дают смотреть
на равномерно мигающий источник света или слушать монотонно прерывающийся
звук. Отсюда и притягательность диско, где монотонность игры бочкой на
каждую четверть такта практически усыпляет человека, как курицу, но не в
физическом, а в каких-то других смыслах. Усыпляется чувство реальности,
реального осознания и самооценки себя самого. Дискотека - это замечательная
среда для самообмана, сродни наркотикам, которые, кстати, нередко являются
негласным приложением к такому виду отдыха.
Наблюдения за поведением молодых людей в современных дискотеках навели
меня на печальные мысли. Когда я был старшим школьником, в 1951-53 годы, то
основным местом проведения времени, встреч с друзьями, "кадрежа" девушек и
просто "тусовки" были "танцы", не считая вечеринок на "хатах" и
"прошвыривания" по "Бродвею". Танцы проходили на школьных и институтских
вечерах, среди своих, а также на специальных танц-площадках, то есть в
специальных залах, куда надо было ехать, покупать билет, и вливаться в толпу
незнакомых молодых людей, с перспективой нарваться в конце вечера на драку.
Так вот, обстановка на танцах была характерна, прежде всего тем, что самих
видов танцев было много и разных, и все их, при необходимости, надо было
уметь танцевать. Были танцы официально разрешенные и даже навязываемые, типа
вальса, вальс-бостона, польки, па-де-граса или па-де-патинера. Их танцевали
послушные комсомольцы и пионеры. Были и полузапрещенные танцы, к которым
относились танго и фокстрот. В школах они почти не разрешались, а в
институтах иногда исполнялись, но не часто. Особый интерес вызывали
"стильные" танцы, отчего и молодых людей, владевших ими, стали обзывать
"стилягами". Это были, непонятно как проникшие к нам через "железный
занавес", и сильно видоизмененные американские "буги-вуги", "джиттер баг" и
"линди хоп". Но мы их называли по-своему - "канадский", "атомный" или
"тройной Гамбургский". Кто придумал эти названия, да и сами телодвижения,
никто не знает. Но танцевать их надо было уметь, а главное - надо было
рискнуть, ведь за сам